Qué pintor CUBISTA utiliza por primera vez el collage
Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística
Escrito el en español con un tamaño de 24,4 KB
IMPRESIONISMO
En la década de 1840 la introducción de la fotografía cambia el modo en que los pintores perciben el mundo y se perciben a sí mismos. En ese deseo de desvincularse de la tradición pictórica destacan: Monet, Pisarro y Renoir. Los impresionistas aprendieron mucho acerca del uso de los colores estudiando las obras de Delacroix. En relación con el tratamiento del color, los impresionistas evitaban la mezcla de colores en la paleta, aplicando colores primarios o secundarios directamente sobre el lienzo, yuxtaponiendo pinceladas. De esta manera se conseguía una mayor luminosidad y brillantez en la obra. Los pintores impresionistas, por lo general, evitaban oscurecer los colores mezclándolos con el negro. El impresionismo es un movimiento de tránsito entre dos épocas que se sitúa entre la tradición realista del Siglo XIX y la ruptura con el pasado. ·No fue un movimiento homogéneo sino una asociación de artistas rechazados por los salones oficiales que decidieron darse a conocer en exposiciones alternativas entre 1874 a 1876.
FACTORES DEL IMPRESIONISMO
1.-Pasión por la pintura al AIRE LIBRE
2.-Nuevos temas
3.-Nueva valoración de la luz y nuevo colorido
4.-Técnica suelta y ligera
5.-Nueva valoración del espacio
6.-Nueva relación con el público
7.-Influencia de la fotografía
8.-Importancia de la Estampa Japonesa
EL PRECURSOR: Edouard Manet
Nunca expuso con el grupo impresionista, con lo que estrictamente no lo es. Sin embargo se le considera el “padre y precursor” del impresionismo. ·Tiene influencias de Velázquez y Goya. ·Varios de sus cuadros hicieron que la sociedad se escandalizara por considerarlos pornográficos: Olympia - Almuerzo sobre la hierba.LOS PAISAJISTAS:
Como método de trabajo, los impresionistas defendían la pintura al aire libre en contra del ambiente cerrado del taller, que impedía observar los cambios que producía en los objetos la cambiante luz natural. • Claude Monet.·Tras Manet, acabó siendo el jefe de la escuela. ·Es el paisajista del grupo y el único que se mantuvo durante toda su vida fiel al movimiento impresionista. ·Aplica el color en pequeñas manchas sueltas y brillantes, no mezcla los colores en la paleta: su fusión se realiza en la retina del espectador al mirar de lejos la composición. ·Las sombras de los objetos las representa con colores (no con el negro), dando pie a la teoría de las sombras coloreadas y suprime el color negro que no existe en la naturaleza. ·Para Monet la reproducción de la Naturaleza debía concluirse sobre el terreno, pues ésta cambia a cada minuto.
•Camille Pisarro:
Fue un pintor impresionista, y se le considera como uno de los fundadores de ese movimiento. Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas. Utiliza una pincelada suelta y colores claros. “La escarcha” •Alfred Sisley:
Fue un pintor impresionista francobritánico. Entre 1872 y 1880 realizó lo mejor de su producción: paisajes de gran espontaneidad de los alrededores de París. Fallecíó como había vivido, en la pobreza, antes de poder contemplar cómo sus cuadros, al poco de su muerte, comenzaban a ser apreciados por la crítica y el público y alcanzaban elevadas cotizaciones en el mercado artístico. Retrata en los paisajes las nubes cambiantes y los parpadeos de color. “La nevada''.
LA FIGURA HUMANA:
• Aguste Renoir (1841-1919): • Es el menos “impresionista'' del movimiento. Rara vez pintó al aire libre y sus cuadros tienen el dibujo como base. Si se le incluye en el grupo es por su pincelada clara y por uso de colores puros. • Su principal aportación consistíó en llevar las premisas del impresionismo a la figura humana.• Estas obras constituyen una explosión de luz y color que disuelven las formas de personas y cosas.
• En sus desnudos al aire libre muestra insólitos efectos luminosos nunca representados hasta entonces en la pintura.
•Temas cotidianos • Personajes de la burguésía parisina.
• Se percibe la influencia directa de la fotografía • Las composiciones descentradas, los cortes de las figuras por el marco del cuadro, aparentemente accidentales, o el modo en que representa el movimiento, apuntan a una relación muy directa con la fotografía. •Edgar Degas:
•Frente al resto de los impresionistas no practicó tanto la pintura al aire libre, casi siempre ha sido en interiores y con luz artificial. •Dedicó una gran atención al mundo de la danza y al mundo femenino, del que ofrecíó una visión muy desmitificadora, mostrándolas peinándose o en el aseo (como si estuviese siendo observada por el ojo de la cerradura). •Degas emplea el pastel y sus composiciones resultan instantáneas fotográficas de primeros o primerísimos planos, lo que demuestra que estuvo muy influido por esta técnica.. •Berthe Morisot:
•Fue una pintora impresionista francesa. •Con 20 años conocíó a Camille Corot, quien la admitíó como su discípula y la introdujo en los círculos artísticos. •Berthe Morisot decidíó ser una artista adoptando una postura muy radical que la vincularía al grupo de artistas impresionistas, adquiríó la técnica impresionista de pintar al aire libre,
•Conocíó a Édouard Manet y en 1874 se casó con su hermano Eugène. •Berthe fue la modelo de Manet en diversos retratos y en su obra de gran formato El Balcón, donde el pintor francés da cuenta de su admiración por la obra de Goya •Fue relegada a la categoría de "artistas femeninas" por su temática de la vida cotidiana. Berthe llenó sus lienzos de escenas cotidianas con gran dulzura y delicadeza. La vida burguesa que había tenido quedó reflejada en aquellos momentos de ternura entre madres e hijos o simples momentos cotidianos.
POSTIMPRESIONISMO
Es un término histórico-artístico que se aplica a los estilos pictóricos de finales del Siglo XIX y principios del XX posteriores al impresionismo. - Este término engloba diversos estilos personales planteándose como una extensión del impresionismo y a la vez como un rechazo a sus limitaciones. -Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. -Los pintores postimpresionistas no forman un grupo homogéneo de artistas sino que son un conjunto de individualidades. ·Están considerados como los precursores de las vanguardias históricas. ·Sus aportaciones fueron decisivas para el Arte del Siglo XX: los Neoimpresionistas o Divisionistas profundizan en aspectos técnicos y lumínicos que avanzan hacia la abstracción. • Cezanne plantea una nueva construcción del espacio y sus investigaciones anticipan el Cubismo. Se interésó por resaltar las cualidades materiales de la pintura, representando seres vivos y paisajes, volúMenes y relaciones entre superficies, como en Pinos y rocas. Su interés por las formas geométricas y la luz prismática inherente en la percepción de la naturaleza anticipó los experimentos del Cubismo • Gauguín se enfrenta con una nueva visión del mundo y aporta el primitivismo y la ingenuidad de las culturas no occidentales; a través de su tratamiento del color abre el camino al Fauvismo. Exalta el color y simplifica las formas. Extiende el color en campos amplios dentro de gruesas líneas. Rechaza la perspectiva, suprime el modelado y las sombras y siente predilección por formas planas y líneas definidas. No tiene interés por la luz. En todas sus obras se impone un contenido de tipo simbólico.
Van Gogh se concentra en la expresividad de las figuras y en la intensidad de los paisajes; su dramatismo llevado a sus máximas consecuencias, potencia la tendencia hacia el Expresionismo. Sus pinturas son muy creativas y originales. Utiliza la técnica del óleo con pincelada más menuda al principio y después evoluciona a una pincelada más amplia e intensa, aplicada con espátula o con la propia mano, basándose en empastes gruesos donde el propósito es buscar la intensidad del color. · La pincelada ondulante y circular se hace más vehemente después de su primer ataque de locura: proyecta en exceso su personalidad y se integra en la representación de las cosas. ·
Utiliza el color para transmitir sentimientos
Con él comienza el drama del artista que se siente excluido de la sociedad, lo que hace de él un candidato a la locura y al suicidio. Igual que los filósofos y escritores existencialistas, se pregunta a través de la pintura sobre el significado de la existencia, de su propio “estar en el mundo”. ·Para él todos los fenómenos visibles, los pintara o los dibujara, parecían estar dotados de una vitalidad física y espiritual.La escuela de Pont-Avén y los Nabis
Nabis es la denominación de un grupo de artistas franceses de finales del Siglo XIX que se influenciaron por Gauguin al irse a PontAven con él, caracterizados por su preocupación por el color. Nabí significa profetas, en hebreo.VANGUARDIAS Históricas
•Proclaman sus ideas e intenciones mediante manifiestos escritos.
• Pretenden destruir la imagen pictórica tradicional. Por eso rechazan las formas anteriores de representación y sus valores de perspectiva, modelado y claroscuro. Niegan que exista un modelo universal de belleza. • Crean nuevos lenguajes artísticos alternativos.
•En las primeras vanguardias, más que diferenciar entre arte figurativo versus arte abstracto, podremos distinguir entre una vertiente sensitiva, retiniana, de color y sentimiento que apela a los sentidos y otra vertiente más fría, racional, más de la forma y el dibujo que apela más al cerebro.
Fauvismo cuestiona el Arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. Surge en París en 1905. Es un grupo de pintores que exponen juntos en el Salón de otoño de 1905 en París. El comentario de un crítico que cuando entró en la sala sintió “como si le saltaran encima las fieras” (FAUVES en francés) dio nombre al grupo.
Se dice que el fauvismo no es una alternativa sino una radicalización de propuestas anteriores (Nabis)
Se caracteriza por la importancia del color, un color agresivo e intenso aplicado sin más, de forma arbitraria. Esta idea del color viene de Gauguin y de Van Gogh.
MATISSE busca un estilo personal alejado un poco del Fauvismo, pero siempre predominando el color. Un ejemplo de esto es “La danza”, 1910. Está marcada por el dinamismo y la falta de maestría. Busca la expresión primaria (primitivismo) imágenes que no tienen ningún tipo de principios académicos.
Colores planos, figuras planas, no hay concepto de espacio
Cubismo (1907-1914) Cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso y Georges Braque. Más tarde llega el español, Juan Gris. Carácterísticas: ·
Rechazo al modelado clásico y la perspectiva
Trata las formas de la naturaleza mediante cubos. Se entiende así una geometrización, esquematización y simplificación de las formas. ·Pretende representar la cuarta dimensión de los objetos; viene a ser la suma de todas las perspectivas
1º- Cubismo Analítico (1909-1911)
Analizan la realidad y la descomponen en múltiples elementos geométricos. Construyen las figuras yuxtaponiendo o superponiendo en visión plana. -Geometrización de los objetos
Diferentes puntos de vista, tratados de manera simultánea
Fondo y objetos se confunden
No interesa el color, sólo el análisis de la forma
“Muchacha con mandolina, de Picasso “ 2º- Cubismo Sintético (1912-1914)
Los cuadros empiezan a perder el aspecto fragmentado y la realidad se reconstruye a base de planos de color. El Cubismo sintético lo inició Braque al poner papel collé (pegado) directamente en la pintura. Estas obras son más sencillas y parecen estar ensambladas.
Picasso
El pintor y escultor español Pablo Picasso (Málaga, 1881-1973) destaca por su importante aporte para la creación y desarrollo del Cubismo. Además, está considerado como uno de los artistas más influyentes del Siglo XX, siendo actualmente un modelo de inspiración para muchos pintores. Picasso pintó más de dos mil obras que hoy en día se pueden apreciar en distintos museos de Europa y de todo el mundo. Su evolución artística se divide en varios períodos con carácterísticas diferentes. En primer lugar, la época azul, que abarca entre 1901 y 1903 y en la que predominan los colores azules.Etapa Azul:Los cuadros de esta época se tiñen de melancolía para retratar las condiciones de vida de las clases marginadas de la Barcelona de principios del Siglo XX. La época rosa (de 1905 a 1906) recibe este nombre por el drástico cambio que supone el cromatismo cálido de los cuadros pintados por Picasso durante estos años con respecto al melancólico ambiente de la anterior etapa azul. Aunque durante esta época el pintor también cultiva el desnudo, los temas más recurrentes son las escenas de circo.
Protocubismo
El Cubismo (1907-12): fue la etapa siguiente y la más representativa de Pablo Picasso. Abarca desde 1908 hasta 1916. El Cubismo se caracteriza por una ruptura definitiva con la pintura tradicional. Trata la naturaleza a través de diversas formas geométricas.Periodo Neoclásico o Grecorromano Época Neoclásica
Periodo surrealista
Periodo ExpresionistaPeriodo de Vallauris
George Braque tuvo unos primeros momentos fauvistas. En el verano de 1907 pinta en L'Estaque, lugar donde pintó Cézanne, una serie de paisajes "lineales" que son ya pre-cubistas. Existen tres fases en su Cubismo. En una primera época pinta cuadros de superficies superpuestas y planos angulares, componiendo a base de cubos; usaba pocos tonos cromáticos. Después pasó por una fase de "Cubismo analítico" (1909-1912), en el que los objetos quedaban descompuestos en
Facetas hasta el punto de ser irreconocibles
En un tercer momento cultiva el "Cubismo sintético", es decir, con unidad compositiva. Impulsa más que Picasso en esta tendencia del Cubismo sintético. A la vuelta de la Primera Guerra Mundial desarrolló un estilo propio, con forma unida al color. Representa figuras de gran tamaño. Pinta algún paisaje. Y realiza, sobre todo, multitud de bodegones de estructura similar.
Juan Gris:
Nace en Madrid en 1887,. En su adolescencia es ilustrador de publicaciones. En 1912 Juan Gris da claramente el salto al Cubismo con varias pinturas presentadas en el Salón des Indépendents de París. El verano de 1913 empezó a trabajar la técnica del papier collé: recortes de cartón y papel, en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Fue su principal aportación al Cubismo. Tras unos pocos años de estrecha conexión, Juan Gris y Picasso se distanciaron tanto en lo artístico como en lo personal. Picasso fue evolucionando hacia un arte figurativo de gusto clasicista, en sintonía con la vuelta al orden que emprendieron muchos otros artistas. Mientras, Juan Gris se mantuvo fiel al Cubismo en una clave más colorista.
En sus últimos años Juan Gris diseñó escenografías para dos montajes de ballet de Diaghilev.
ART NOUVEAU
Las carácterísticas que en general permiten reconocer al Modernismo son:
Inspiración en la naturaleza y uso de elementos de origen natural
El uso de la línea curva y la asimetría
Tendencia a la estilización de los motivos
Tendencia al uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles
Una actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos
La libertad en el uso de motivos de tipo exótico. La aplicación envolvente del motivo, el elemento destacado de tipo orgánico envuelve o se une con el objeto que decora.Bélgica Y Francia
Víctor Horta quien construye los pilares de este movimiento. Entre las carácterísticas de su arquitectura, se puede observar: el gusto por la línea curva, la perfecta integración de la arquitectura con las artes decorativas, la sutileza de los motivos vegetales o el recurso a los nuevos materiales, combinados sabiamente con los tradicionales.Casa Tassel uso del hierro que combina con piedra y madera. En el interior del edificio es digno de mención el diseño de la escalera que comunica las dos plantas, inspirado en la naturaleza. Construida en hierro decorativo, es un bosque de curvas en movimiento. En la decoración aplica un movimiento serpenteante, que fue denominado “línea Horta”. En Francia fue Héctor Guimard empleó el hierro con gran maestría, siguiendo las pautas del Modernismo. Destaca su Castel Beranger (París), con su sinuosa puerta de entrada de hierro forjado, y sus trabajos para el metro de París.
SEZESSION VIENESA (Austria)
Otto Wagner, Joseph María Olbrich, Josef Hoffmann y el pintor Gustav Klimt,
Algunos de los arquitectos que trabajaron en Viena con un estilo sobrio sin excesos decorativos fueron los precursores de la Bauhaus y de la corriente racionalista, y aplicaron, en la arquitectura, recursos de la abstracción y estilización de los ornamentos MODERN STYLE (en Reino Unido)Charles Rennie Mackintosh
En 1896-1897 Mackintosh se hace rápidamente conocido al ganar un concurso para el diseño de la Glasgow School of Art.El edificio es austero aunque con toques de frivolidad, y diseñado hasta el último detalle. Tanto en el interior como en el exterior, la delicadeza modernista del detalle contrasta con la piedra tradicional escocesa, áspera y llena de carácter.
Modernismo (España)
Fue en Cataluña donde se desarrollaron la mayor parte de las industrias españolas.
Antoni Gaudí (Reus 1852 - Barcelona 1926)
Su primera obra importante fue la casa Vicens.Esta obra pertenece a la etapa orientalista de Gaudí (1883-1888), En El Capricho, también de estilo oriental, destacan los diseños inspirados en la naturaleza y la utilización de cerámica. Tiene una torre cilíndrica en forma de alminar persa.
La casa Batlló y la casa Milá, ambas ubicadas en Paseo de Gracia, también son muestra de su genio. En la casa Batlló se observa el dominio que tenía el arquitecto en el uso de la luz. La casa Milá, es conocida como la Pedrera, por su curiosa fachada en forma serpenteada. En ella, Gaudí hace uso de materiales como la piedra, el acero y la cerámica, para crear sus increíbles diseños. Su edificio cumbre es el templo de la Sagrada Familia, aún hoy inconcluso, de cuya dirección de obras se encargó Gaudí a partir de 1883 y que ejercería hasta su muerte
COMENTARIOS DE TEXTO
Manet: almuerzo sobre la hierba
El tema es un almuerzo en un bosque, No se trata de un cuadro de contenido realista o social, sino que se quiere recalcar la libertad del artista frente al tema, que es lo menos importante. La obra supone una ruptura con el arte académico y tradicional.
El fondo abocetado, para dar sensación de profundidad y de aire
El fuerte foco de luz que incide directamente sobre las figuras, sin dejar opción a las sombras ni al modelado de las figuras; - El contraste entre los negros trajes masculinos y la clara desnudez de la modelo, que elimina las tonalidades intermedias y el claroscuro para marcar aún más ese contraste.Monet: Impresión, sol naciente
Renoir: El molino de la Galette
El cuadro se organiza a través de una diagonal que recorre el cuadro dividíéndolo en dos espacios, Destaca la técnica impresionista, el propio tema, la vida urbana tan del gusto de este pintor, como el predominio del color que se aplica a base de pinceladas sueltas y el interés del pintor por captar la luz, filtrada a través de los árboles y que se proyectan en los trajes y en el suelo creando manchas de luces y sombras.
Cézanne: los jugadores de cartas todos los volúMenes están definidos de manera geométrica, lo que confiere a los dos personajes una dignidad clásica. Máximo grado de centralidad distorsionando la visión perspectiva. Toda la tela está construida con tonos de los colores azul, amarillo y rojo.
Esta restricción cromática «intensifica la sensación de austeridad formal».
Pinta con la técnica del facetado
La danza, Matisse:
LA DANZA MATISSE
Se puede observar a cinco mujeres desnudas bailando en corro dentro del espacio estático y rectangular del marco del lienzo. Una línea irregular divide el cielo color azul con la tierra de color verde simulando césped. El artista simplifica las formas y satura los colores, que son tan intensos que llaman la atención. Es uno de los rasgos carácterísticos del pintor: el uso libre del color, además de ese vigor expresivo. • En este cuadro es la escena la que se ajusta al marco, como observamos en las figuras de arriba que tienen que agachar la cabeza y los hombros para no salirse del cuadro. • Las figuras tienen contornos firmes y sinuosos con curvas y contracurvas en color marrón y sus cuerpos parecen ligeramente deformados debido al ritmo. La representación aunque es naturalista se aleja de representar de manera fiel lo que observamos, somete la representación al objetivo del ritmo. • Rompe con la perspectiva clásica, el sentido de profundidad clásico dividido en planos anteriores y posteriores que es sustituido por el arriba y abajo en el mismo plano , aspecto de influencia oriental, así las figuras de la parte superior no son de menor tamaño. • Los colores son planos sin gradaciones.
Hay que tener en cuenta que el rosa-anaranjado (rojo, amarillo y blanco) tiene el opuesto del azul (amarillo) y el opuesto del verde (rojo).
Los colores tiene efectos espaciales así el color rosa anaranjado tiene efecto expansivo, mientras que el azul es regresivo; aquí el contraste entre la luminosidad y efecto de expansión del rojo contrasta con el efecto de menos luz y profundidad del color azul.
GUERNICA, Picasso:
El tema gira en torno a los horrores de la guerra.
Fue un encargo de la II República española, inmersa en plena Guerra Civil , Picasso se ve conmocionado por el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica. La noticia fue titular en todos los periódicos que destacaban la brutalidad de la acción, ejercida sobre una pequeña ciudad sin interés militar, desarmada y tan sólo ocupada por población civil. El Guernica deja de ser un puro cuadro histórico para convertirse en un grito contra la guerra desde el punto del vista de la víctimas, una reflexión sobre la destrucción y el dolor aplicable a cualquier tipo de conflicto, convirtiendo un hecho concreto en una obra universal.